巫師 從來沒有得到應有的肯定,特別是在事後來看。
n一位真正複雜的藝術家的標誌之一是,忠實的粉絲會珍視最初吸引他們進入該藝術家作品的切入點,並用這個標準來評判其他所有作品。邁爾斯·戴維斯的一些唱片被廣泛理解為特別吸引人,這在邁爾斯的術語中意味著,它們概括了爵士樂、美国艺术或20世紀酷炫歷史中的某一個時刻。那些被藍調的和聲古典優雅、插電尼克爾現場的合奏反直覺、邁爾斯的前進的電影般展開、或女巫的飲品的沼澤改變感官的人,可能在巫師中聽不到太多這些東西,並覺得它有所缺失。我理解。這些其他的唱片很明確;它們是某種東西的標記。而這一張的作用則不一樣。
Sorcerer於1967年5月錄製,被評論家和傳記作家形容為“變幻無常”(Francis Davis)、“奇異的昏昏欲睡”(Gary Giddins)、“缺乏靈感到出色”(Jeremy Yudkin)、“奇特的不聚焦”(John Szwed)、“不太令人滿意”(Ian Carr)等等。它或許因為這些評價而獲得了這樣的變臉名聲,因為Davis並沒有創作其中的任何曲子;或者因為在七首曲目中,只有「Masqualero」被納入樂隊的現場曲目;或者在Tony Williams的「Pee Wee」中,Miles 什麼也不演奏; 或者因為節奏組的擺動感常常顯得有些曲折,好像在試圖延遲滿足感;或是因為這位對當下有著癡迷的藝術家的專輯中的最後一首曲目,其實是五年前與歌手Bob Dorough一起錄製的歌曲(這個天真呆萌的聲音為許多美國人所熟悉,來自ABC電視台的Schoolhouse Rock!),並且與Sorcerer的其他樂器配置明顯不同。
我認同Miles Davis的整體反叛性,以及他通過做、說或演奏那些聽起來或看起來並非Miles Davis應該做、說或演奏的事來激發觀眾感知的意圖。反叛中的負面性背後是弱者思維的溫柔與好奇。Sorcerer是由一位在反思當中的藝術家製作的反叛和弱者般的錄音;他尚未找到進入電音的突破性演出,以便與反主流文化互動,而在古典爵士傳統中,他或許已經走到了極限。他應該怎麼做呢?如果我理解Miles Davis正確的話,他不喜歡“應該”這個概念。如果我理解爵士樂觀眾正確的話,這正是我們如此喜愛他長期演出的原因。
記住James Baldwin說的,Miles Davis的韌性掩蓋了他的害羞:“Miles的偽裝肯定無法愚弄任何有常識的人,但它卻可以驅趕很多人,這正是重點。”Miles Davis也如同任何藝術家一樣,對陳詞濫調、接收的智慧、平庸和感傷非常敏感。他做了很多讓人們無法追蹤他的事情,這麼多以至於這本身成為他的藝術策略和音樂思維的一部分。無論他是否這樣做是為了引起回應,他確實引起了:自50年代末以來圍繞他的批評與故事反映出對Miles不合規矩的空氣的著迷,因為他不想“取悅”觀眾、不給他們在演出歌曲間鼓掌的時間,並不直接面對他們站在台上。
我認為有一種觀點可以看待Miles在這張專輯上未創作任何曲子的事——而且他在「Pee Wee」中的為難,這首曲子有21小節的旋律總是令人無法完全到達,以及某些音樂的深刻怪異舉動,比如Shorter迷人的「Vonetta」,在Miles的抒情獨奏下,Williams則在不合時宜地打出滾動的節拍——這應被視為一種策略的存在,而不是缺失。這些歌曲存在於一種緊張、難以穿透且側立的中間狀態中。音樂,以及專輯封面,曲目的編排,整個包裝,都似乎代表了Davis的地位和心態。
Miles Davis第二小號合奏的音樂家間的共同特徵——中音薩克斯手Wayne Shorter、鋼琴家Herbie Hancock、貝斯手Ron Carter和鼓手Tony Williams——是他們了解Miles的歷史並準備在此基礎上進行創新。他們也準備好進行實驗。他們首次在1964年秋季聚集進行演出,並於1965年1月錄製了錄音室專輯E.S.P.。但可以說,他們直到稍後才真正找到自己的樂隊身份。在1965年4月,Miles接受了髖部手術。隨著夏季石膏拆除後不久,他摔倒並骨折。他直到11月才恢復工作,當時樂隊——所有人都在美國爵士樂的最高層次上獨立工作,所有人都選擇致力於堅持對Miles的承諾——狀態興奮。可以說,這個樂團的真正起源在1965年底,特別是1965年12月在芝加哥Plugged Nickel俱樂部的兩周演出,哥倫比亞唱片共發佈了七套錄音集,總計約七個半小時的音樂。這是Tony Williams在那次演出前向其他樂隊成員建議他們播放“反音樂”——也就是在任何時刻演奏不被預期的音樂,彷彿將樂隊領導者的精神化作聲音。這張唱片是你在Sorcerer中聽到的那種創新性的起源。
Miles在1966年上半年的幾個月內也請了病假,因為他因肝臟感染住院。而第二個Miles Davis小號合奏最終在1968年6月左右解散。因此:如果你修正Miles Davis的缺席——他在70年代初期還會有一次長達數年的缺席——Sorcerer的錄音會在Miles Davis作為音樂家活動的工作期間中間出現,而在他與第二小號合奏的活動及工作期間也大約在中間。
還有另一個中間性和側立性:Miles Davis在他大多數時間於哥倫比亞唱片時,對他專輯封面擁有很強的控制權,從1961年到1968年期間,他的專輯封面上出現了三位浪漫伴侶——Frances Taylor Davis、Cicely Tyson和Betty Mabry Davis。Sorcerer的封面上有Tyson:這三位女性中的中間者,側身看著。Miles Davis在製作Sorcerer時年40歲,正式進入中年。
值得一提的是,Wayne Shorter在Sorcerer中的一首具誘惑力且含糊的曲子叫做“Limbo”。
然後是Tony Williams的鼓聲。Williams是一位主宰者,而Miles允許他成為樂隊中或許最強大的力量。在1970年與Pat Cox在Downbeat的採訪中,他將第二個Davis小號合奏的高峰描述為一個V形的集體——協調的前進動作——而後來當樂隊的火花消失時,卻變成了X形,領導者位於中心,四位其他成員則各自獨自進行。可我認為,有時在Sorcerer中,V的尖端是Williams。他的節拍很少明顯是多重節奏的:他節奏中的重音起伏不定,將小節連接在一起,打破規則,避免規律的序列。如果在一個四拍的短語中,一和四是樂隊在音樂中位置的明確標記——重複單元的開始和結束——Williams的首要任務就是移除這些標記。他的演奏行動擠向小節的中間;或許更清楚地說,所有東西都成為了一種中間。這一概念在未來的歲月中對於不斷探索的Hancock和神秘短暫的Shorter來說都成為了核心。("‘完成’這個詞是人為的,"Shorter在90年代晚期嚴肅地告訴我。"‘第一’也是人為的。")
Miles Davis在Sorcerer的演奏出色:聽聽他在「Vonetta」上的私密抒情和在「Prince of Darkness」上的強烈範疇與節拍變化。但他確實選擇了自己的時機。我想知道在那異常有利的時期,深陷越南戰爭之中,並在蒙特雷流行音樂節和John Coltrane去世之前,正好介於Grateful Dead的第一張專輯和Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band的發行之間,爵士樂在美國文化中具有更加脆弱的位置時,是否讓他覺得有些滿足,因而願意稍微退後一點。他組建了一個比他年輕七到十九歲的樂手,他們根據他的普遍(若不是具體的)顛覆與不斷變化的指導演奏他的曲目。這實在不容易。這些音樂聽起來不是任何其他人的作品。或許這是Davis第一次可以不在他自己的專輯中出現,而這最終並不重要:就像14世紀某些佛羅倫斯的畫作歸於「Giotto工作室」一樣,這音樂都來自Miles Davis的工作室。
最後是「Nothing Like You」。這不是填充曲:Sorcerer的長度已經約38分鐘,足夠且不需要最後一曲。這是一個結尾標籤,旨在在震撼「Vonetta」之後,將你重新帶回現實。小號演奏者Leron Thomas最近告訴我,他將其視為Miles的洛尼小子式的舉動:“就這樣,夥計。”
就像很多偉大的爵士專輯一樣,希望Sorcerer是個傑作是毫無意義的。這張唱片無心於舊有定義,眼神向旁邊注視,已為未來的挑戰做好準備。
Ben Ratliff's writing has appeared in The New York Times, Esquire, and elsewhere. He's the author of four books, most recently 2016's Every Song Ever.
Exclusive 15% Off for Teachers, Students, Military members, Healthcare professionals & First Responders - Get Verified!